Deux frères, un lien indéfectible. L’œuvre Awon Arakunrin, qui signifie “Les Frères” en yoruba, explore la profondeur du lien fraternel à travers une représentation à la fois intime et symbolique. On y découvre deux figures : l’aîné, protecteur et ancré, et le cadet, dont la tête repose délicatement sur l’épaule de son frère. Ce geste, simple mais puissant, évoque la solidarité, l’amour et la sécurité que procure cette relation.

Fidèle à sa démarche artistique, Géraud Clédjo intègre ici des formes géométriques mystérieuses, issues de ses visions oniriques. Ces éléments, presque ésotériques, reflètent un dialogue entre le réel et l’imaginaire, où chaque figure semble habitée par une quête intérieure. Les astres présents dans l’œuvre renforcent cette dimension cosmique et spirituelle, suggérant l’influence du destin et des forces invisibles sur les liens humains.

Un aspect central du travail de Clédjo réside dans son alphabet symbolique qu’il a lui-même conçu. Dans Awon Arakunrin, cet alphabet s’inscrit discrètement mais avec force, invitant le spectateur à déchiffrer les messages cachés et à projeter sa propre interprétation. Chaque symbole devient une porte vers un univers intérieur, témoignant d’une recherche identitaire profonde et d’une volonté de donner à chaque œuvre une singularité narrative.

À travers Awon Arakunrin, Géraud Clédjo ne se contente pas de représenter une scène fraternelle ; il propose un voyage introspectif, où l’intime se mêle à l’universel, et où chaque spectateur est appelé à trouver sa propre résonance dans l’œuvre.

Géraud Cledjo, connu aussi sous le nom artistique de Cgiscar Art, est un peintre autodidacte né le 19 décembre 1990 à Cotonou, Bénin. Issu d’une famille passionnée par l’art, avec un père et des frères doués pour le dessin, il baigne dès son plus jeune âge dans un environnement artistique. Cependant, ce n’est qu’en 2020 qu’il décide de s’engager pleinement dans le monde de l’art, abandonnant sa carrière professionnelle deux ans plus tard pour se consacrer entièrement à sa passion.

Installé à Montréal, Géraud développe un style unique, influencé par des artistes tels que Jackson Pollock. Ses œuvres, caractérisées par des techniques et des matériaux variés, cherchent à transmettre des émotions profondes et à raconter des histoires silencieuses. Son parcours artistique est marqué par une évolution constante, reflétant sa détermination et sa motivation héritées de ses parents et ancêtres.

Géraud a participé à plusieurs expositions, notamment avec la GALERIA AZUR, et ses œuvres sont disponibles sur des plateformes reconnues comme Artsy. Sa présence active sur les réseaux sociaux et dans des interviews, comme celle accordée à Artman Times, témoigne de sa volonté de partager sa vision de l’art et d’inspirer d’autres artistes en devenir.

En somme, Géraud Cledjo est un artiste en pleine ascension, dont le travail reflète une fusion entre ses racines béninoises et son expérience canadienne, offrant une perspective unique dans le paysage artistique contemporain.

Awon arakunrin

Géraud CLEDJO

Référence Africart N° :
CLE-A-002-25-A
Bénin
2025
Acrylique sur toile
Dimensions :
121 x 92 cm

Deux frères, un lien indéfectible. L’œuvre Awon Arakunrin, qui signifie “Les Frères” en yoruba, explore la profondeur du lien fraternel à travers une représentation à la fois intime et symbolique. On y découvre deux figures : l’aîné, protecteur et ancré, et le cadet, dont la tête repose délicatement sur l’épaule de son frère. Ce geste, simple mais puissant, évoque la solidarité, l’amour et la sécurité que procure cette relation.

Fidèle à sa démarche artistique, Géraud Clédjo intègre ici des formes géométriques mystérieuses, issues de ses visions oniriques. Ces éléments, presque ésotériques, reflètent un dialogue entre le réel et l’imaginaire, où chaque figure semble habitée par une quête intérieure. Les astres présents dans l’œuvre renforcent cette dimension cosmique et spirituelle, suggérant l’influence du destin et des forces invisibles sur les liens humains.

Un aspect central du travail de Clédjo réside dans son alphabet symbolique qu’il a lui-même conçu. Dans Awon Arakunrin, cet alphabet s’inscrit discrètement mais avec force, invitant le spectateur à déchiffrer les messages cachés et à projeter sa propre interprétation. Chaque symbole devient une porte vers un univers intérieur, témoignant d’une recherche identitaire profonde et d’une volonté de donner à chaque œuvre une singularité narrative.

À travers Awon Arakunrin, Géraud Clédjo ne se contente pas de représenter une scène fraternelle ; il propose un voyage introspectif, où l’intime se mêle à l’universel, et où chaque spectateur est appelé à trouver sa propre résonance dans l’œuvre.

Géraud Cledjo, connu aussi sous le nom artistique de Cgiscar Art, est un peintre autodidacte né le 19 décembre 1990 à Cotonou, Bénin. Issu d’une famille passionnée par l’art, avec un père et des frères doués pour le dessin, il baigne dès son plus jeune âge dans un environnement artistique. Cependant, ce n’est qu’en 2020 qu’il décide de s’engager pleinement dans le monde de l’art, abandonnant sa carrière professionnelle deux ans plus tard pour se consacrer entièrement à sa passion.

Installé à Montréal, Géraud développe un style unique, influencé par des artistes tels que Jackson Pollock. Ses œuvres, caractérisées par des techniques et des matériaux variés, cherchent à transmettre des émotions profondes et à raconter des histoires silencieuses. Son parcours artistique est marqué par une évolution constante, reflétant sa détermination et sa motivation héritées de ses parents et ancêtres.

Géraud a participé à plusieurs expositions, notamment avec la GALERIA AZUR, et ses œuvres sont disponibles sur des plateformes reconnues comme Artsy. Sa présence active sur les réseaux sociaux et dans des interviews, comme celle accordée à Artman Times, témoigne de sa volonté de partager sa vision de l’art et d’inspirer d’autres artistes en devenir.

En somme, Géraud Cledjo est un artiste en pleine ascension, dont le travail reflète une fusion entre ses racines béninoises et son expérience canadienne, offrant une perspective unique dans le paysage artistique contemporain.

Couleurs d'Ivoire

Classique, moderne ou contemporain, les registres des arts visuels estampillés africains connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt, tant à l’échelle du marché mondial qu’à l’intérieur du continent. Après leur présence régulière dans les biennales internationales et les grands musées du système-monde, des galeries de plus en plus résolues en Europe et en Amérique représentent des artistes d’Afrique. Des résidences de création, des foires (dont Africa 54, AKAA, etc.) leur sont dédiées. Outre la biennale de Dakar désormais inscrite dans l’agenda culturel mondial, des biennales et des foires de différentes dimensions rythment l’année à Abidjan, Casa, Douala, Kinshasa, Lagos, Luanda, Ouaga, Ségou. Des galeries de plus en plus nombreuses cohabitent avec des espaces d’exposition et de vente qui parfois sont des trésors d’initiatives. Toutes ces initiatives donnent plus de visibilité aux artistes et élargissent les accès aux marchés, aux collections privées et publiques, nationales et internationales.

Le renouvellement de l’offre artistique est une composante de ce tableau dynamique. À Accra, Kumasi, Alger, Casablanca, Rabat, Lubumbashi, Kinshasa, Brazzaville, Dakar, Lagos, Enugu et ailleurs, il est loisible de prendre la mesure des ressources créatives des nouvelles générations qui attendent que les portes du marchés de l’art s’ouvrent à leurs œuvres. Il en va de même à Abidjan, Bouaké, Korhogo. C’est que la fin de la crise socio-politique de 2001-2011 a levé le rideau sur une nouvelle génération de créateurs brillants. Aboudia est la figure emblématique de cette lame de fond à laquelle participent Pascal Konan, Yeanzi, Armand Boua, Salif Diabagaté, Gbais Obou. D’autres brillants protagonistes comme Salomon émergent déjà. En clair, une nouvelle ligne de créateurs aspire à la lumière.

L’objet de la présente vente organisée par ABAC est de témoigner de la justesse de quelques-unes de leurs propositions artistiques.

Voici donc treize jeunes artistes encadrés par deux aînés : Nguessan Kra - l’un des fondateurs du mouvement Vohou-Vohou - et Aristide Achi Anapa, l’un des précurseurs de la peinture urbaine à Abidjan. Parmi eux, Ernest Aké revisite les motifs et les couleurs des objets du quotidien. Ange Michael active la beauté de la culture du corps, Thierry Livasse l’ordinaire de la culture du cheveu chez les filles. Roger Mbro évoque l’énergie partagée de la joie. Voici des peintres de la ville au diapason des données lourdes du fait urbain en Côte d’Ivoire : un pays urbanisé à 55% et dont 75% de la population a moins de 35 ans. Les œuvres des artistes de la présente sélection frétillent des couleurs de l’espoir et de l’énergie contagieuse de la jeunesse. Dans la texture de leurs tableaux, on recherchera en vain les couleurs « orange-blanc-vert » du drapeau national, car comme le dit si bien Ouattara Wats, « je ne travaille pas pour un drapeau, je travaille pour l’humanité ! »

La première vérité d’un tableau, d’une sculpture, d’une photo, bref la beauté de l’œuvre d’art, s’exprime dans le corps de la proposition plastique qui renvoie à cette quête de ravissement à mettre en partage avec une sensibilité, une efficacité, une puissance. Mais comment ne pas ressentir les émanations qui, à travers cette attractivité parfois douce et parfois rude, suggèrent, soulignent, mobilisent les éléments du réel, et finalement situent l’œuvre dans l’espace et le temps. Les courants ne se prescrivent pas. Ils se forment au croisement des contributions variées de créateurs individuels pris dans le cycle de l’invention du quotidien. Ils se formalisent par les effets de synthèse des théoriciens soucieux de sous-titrer le film du temps-qui-passe en des séquences plus ou moins évidentes. Ils se consolident par les collectionneurs et les professionnels qui en prennent acte.

Yacouba Konaté, Président d’ABAC
Aujourd’hui, les arts traditionnels africains comptent au nombre des expressions plastiques mondialement reconnues. Leur entrée remarquée dans les plus grands musées du monde témoigne de leur intérêt scientifique tandis que les surenchérissements dans les plus prestigieuses salles de vente du monde portent l’évidence de leur valeur marchande.

Les œuvres concernées se répartissent sur l’ensemble au continent. Dans cette répartition générale, Ia Côte d’Ivoire tient une place importante.
Souvent référenciés par les grands maîtres de l’art moderne dont les cubistes, les statuettes et les masques wé, dan, sénoufo, baoulé peuvent se revaloir d’avoir influencé les formes du renouvellement de l’art occidental au début du XX siècle. L’opinion selon laquelle l’histoire de ces formes culturelles est close et achevée, est aussi courante que fausse. En effet, le type de statuettes dit « colon » s’est développé comme une métamorphose intimement liée à l’histoire de la statuaire en Côte d’Ivoire.

Le terme « art colon» traîne une connotation impérialiste et pour cette raison a été parfois récusé.
Mais force est de reconnaître que le terme d’art colon reste toujours en usage. Cette exposition veut en présenter quelques moments à travers des pièces importantes.

Son objectif est de contribuer à la documentation et la promotion de cette forme d’expression dont l’un des mérites consiste à rappeler que les arts traditionnels ne vont pas sans évolution et modernisation.

Les Baoulé qui produisent l’essentiel des œuvres ainsi désignées, usent de métonymie et parlent de «blôlô» ce qui signifie « l’au-delà ».
« Blolô bian » pour les personnages masculins, « blôlô bla » pour les dames. D’un point de vue strictement quantitatif, on trouve quatre fois plus de personnages masculins que de reproduction de femmes. On peut parler d’évolution colon en ce sens que ce style d’écriture procède d’une évolution de la sculpture classique africaine.

Les évolutions colons représentent d’une manière générale des personnages blancs ou noirs vêtus selon le mode de vie occidental. Le style est léger et élégant.
Les personnages sveltes ont les traits fins. Se tenant debout, ils restent dans les proportions des sculptures baoulé classiques, entre 25 et 80 cm. Les canons de la sculpture traditionnelle se retrouvent également dans les constantes suivantes : la taille de la tête qui reste grosse, l’étroitesse du buste et son élongation, la position des bras collés au buste.

D’un point de vue historique, le moment « colon » témoigne du remplacement tendanciel des attributs vestimentaires africains par des habits et des accessoires européens qui vont du seul chapeau ou des chaussures ou sandales au complet costume cravate, sans oublier les lunettes. Dans la composition de ces sculptures, la récurrence des thèmes du casque colonial d’une part, de l’uniforme militaire d’autre part, rappelle le contexte d’émergence de la statuaire colon. En cela, la statuaire fonctionne comme un marqueur historique et sociologique. Elle représente et prolonge le moment de la fascination des populations africaines des « parures » occidentales.

On doit à Suzanne Vogel, l’une des premières interprétations décisives des statues colon. Cette anthropologue américaine qui fit des recherches de terrain en Côte d’Ivoire de 1965 à1968, est l’un des premiers chercheurs à analyser la statuaire baoulé traditionnelle, selon la grille de lecture des « époux de l’autre Monde”. Dans un article célèbre « Beauty in the eyes of the Baoule » publié dans une revue universitaire américaine en 1980, elle explique que les statues baoulé, qu’on considérait jusqu’alors – et on ne se privait pas de l’écrire – comme des représentations d’ancêtres, étaient en fait de deux natures : d’abord les époux de l’autre monde dit «blôlo», ensuite les génies de la brousse dits « Assié Usu». Suzanne Vogel démontre que ces deux types de statues sont produits selon des canons esthétiques dont I ‘objectif constant reste la recherche d’une beauté maximale. Cette beauté n’était pas recherchée en soi, mais pour un motif beaucoup plus pragmatique et motivant : mieux apaiser I’esprit auquel la statue est destinée.
Sans occulter l’importance de l’art des cours royales, l’art africain s’est développé dans les villages. L’œuvre de l’artiste était l’expression d’une transcendance de la vie quotidienne. En plus des évolutions locales à travers les âges, l’extraordinaire richesse de l’art « traditionnel » africain vient de l’hétérogénéité des cultures et des ressentis tant individuels que collectifs.

Durant les deux premiers tiers du XXe siècle, le choc de la rencontre entre l’Afrique et l’Europe – qu’il s’agisse d’un choc culturel et artistique ou du choc de la marchandisation de l’œuvre d’art – a constitué une source d’innovation artistique couramment appelée Art de Transition mais encore peu étudiée.

La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle permettent d’admirer le génie artistique et l’originalité d’artistes nés après les indépendances de leurs pays d’origine. L’art contemporain africain est le produit aussi bien d’une libération des esprits que de la mondialisation.

Pour appréhender cette richesse, ABAC a entrepris la mise en place d’un registre universel des œuvres réalisées par des artistes africains.
Les propriétaires sont invités à déclarer leurs œuvres d’art africain via le site runabac.art. Le public a un accès libre à une photo de chaque œuvre avec sa référence. Pour un abonnement annuel modeste, il a accès à des données complémentaires. Le nom des propriétaires restera confidentiel.

INSCRIPTION À LA VENTE EN SALLE​

Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire - 30 mai 2024 à 18h30

La participation à cette vente privée est gratuite mais l’inscription est obligatoire. Le formulaire ci-dessous vous permet de faire une demande d’inscription. Les places étant limitées, une demande peut être impossible à satisfaire. Si celle-ci est validée, un carton d’invitation vous sera envoyé par mail et demandé à l’entrée de la salle. Si vous ne pouvez pas être présent le jour de la vente, mais que vous souhaitez déposer un ordre d’achat, merci de nous contacter par mail à contact@abac.art en précisant le(s) lot(s) concerné(s).

TRANSLATE